Plattenbau Spezial: Unsere Alben des Jahres 2020.
Taylor Swift â Folklore
Taylor Swift ist eigentlich bekannt dafĂŒr, dass sie ihre âĂrasâ sehr genau durchplant und einen groĂen Aufwand betreibt, die Ăsthetik jedes neuen Albums zu perfektionieren. Deshalb war es eine doppelt groĂe Ăberraschung, als sie dieses Jahr gleich zwei Mal neue Alben herausbrachte, die nur wenige Stunden vorher angekĂŒndigt wurde. Die SĂ€ngerin sagt selbst, dass sie das nicht geplant hatte, in der Isolation aber nicht aufhören konnte, zu schreiben.
Taylor Swift war schon immer gut darin, in ihren Liedern Geschichten zu erzÀhlen, bisher immer ihre eigene. Dieses Album jedoch erzÀhlt verschiedenste Geschichten, durch die Augen von verschiedensten Personen. Mit einem weniger polierten und ruhigeren Sound schafft Taylor Swift eine verletzliche und beinahe mÀrchenhafte AtmosphÀre, die diese zum Leben erweckt. Die Musik ist weniger poppig als auf den letzten Alben und man hört zum ersten Mal seit langem wieder ihre Wurzeln in der Countrymusik. Taylor Swift war noch nie eine herausragende SÀngerin, das hat sich auch in diesem Album nicht geÀndert, aber ihr Songwriting ist so gut wie nie.
FĂŒr mich war das Album der perfekte Soundtrack in der Isolation, der eine andere Welt erschafft, in die man sich flĂŒchten kann. Im Dezember kam dann ebenso Folklores Schwesternalbum heraus: Evermore. Im Stil dem ersten sehr Ă€hnlich kann ich euch auch dieses Album nur ans Herz legen.
Anspieltips: âbettyâ & âillicit affairsâ
All Them Witches â Nothing As The Ideal
Ich hatte bis zu diesem Herbst noch nie von der Band All them Witches gehört. Und eigentlich ist Psychedelic Rock auch gar nicht meine Musikrichtung. Aber als ich ihr neues Album Nothing As The Ideal gehört hatte war ich sofort begeistert. Mal laut, mal leise, arbeitet sich die Band durch die verschiedensten Arten von Rock, unterbrochen von ruhigen Instrumentals und Momenten, in denen nur White Noise oder HintergrundgerĂ€usche zu hören sind. Die acht Songs des Albums sind abwechslungsreich und interessant, ohne anstrengend zu werden. Besonders der letzte Song des Albums âRats in Ruinâ lief bei mir des Ăfteren auf Dauerschleife. Es ist fĂŒr mich die perfekte Mischung aus entspannt und kraftvoll und passt perfekt zu dunklen Herbstabenden.
Anspieltips: âEnemy Of My Enemyâ & âRats In Ruinâ
Hayley Williams â Petals for Armor
Die Band Paramore war fĂŒr meine Teenagerzeit sehr wichtig und hat fĂŒr immer einen besonderen Platz in meinem Herzen. Deshalb war meine Freude groĂ, als Hayley Williams, die FrontsĂ€ngerin der Band, im Mai ihr erstes Soloalbum veröffentlichte. Das Projekt, das als eine Art TherapiemaĂnahme startete, hat sich zu einem Album voller brutaler Ehrlichkeit entwickelt. In fĂŒnfzehn Songs verarbeitet die SĂ€ngerin Trauma, Depressionen und vergangene Beziehungen und erschafft sich selbst dabei eine neue Art der Weiblichkeit. Die Musik ist experimenteller und weniger upbeat als das letzte Paramore Album After Laughter, in dem ebenfalls schon Depressionen thematisiert wurden. Petals for Armor ist ruhiger und dunkler und probiert viel verschiedenes aus. Aber Hayley Williams, die fĂŒr ihre Vocals bekannt ist, zeigt auch hier wieder, was sie drauf hat.
Ich habe das Album durch und durch gerne gehört und kann es nur empfehlen (auĂer ihr habt es nicht so mit Blumen-Metaphern).
Anspieltips: âSimmerâ & âDead Horseâ
Palaye Royale â The Bastards
Zwischen Philosophie und Aggression. Das im Mai 2020 erschienene Album The Bastards ist das mittlerweile dritte Album der Rockband Palaye Royal. Die drei Mitglieder der Band aus Las Vegas bezeichnen sich als hotteste Band 2018 und als Adrenalinkick fĂŒr die Musiklandschaft. Sie punkten dabei mit Glam- und Fashion-Rockelementen. Gekleidet wie Punk-Soldaten veranstalten sie Touren wie Zirkusshows, kĂŒnstlerisch und theatralisch. Frontmann Remington Leith erklĂ€rt auf der Band-Website, dass jedes Mitglied eine Rolle habe: der Pirat, der Vampir und der Gentleman. Vergleichen kann man Palaye Royale mit My Chemical Romance, Twenty One Pilots oder auch den frĂŒhen Arctic Monkeys. Ihr Album The Bastards ist ein spannender Genre-Mix, der von Wahrheit, Isolation und Aggression erzĂ€hlt. Den Auftakt zum Album bildet dabei die Single âLittle Bastardâ. Sie gibt einen Einblick in die Stimmung und Themen des ganzen Albums. Das GegenstĂŒck zu âLittle Bastardâ ist die Single âLonelyâ. Hier geht es um Frustration und den Ărger unerwiderter Freundschaften.
Laut Leith passe The Bastards auch sehr gut in dieses verrĂŒckte Jahr 2020, denn auch in der Isolation fĂ€nde die toxische Gesellschaft ihren Weg ins Haus, da mĂŒsse man zusammenhalten.
Anspieltips: âLonelyâ & âLittle Bastardsâ
KYTES â Good Luck
Das Feel-Good Album fĂŒr 2020. Good Luck ist der zweite Langspieler der 2015 in MĂŒnchen gegrĂŒndeten Indie Band KYTES. Mit poppigen Synthie-Sounds erzĂ€hlen KYTES Geschichten und GefĂŒhle des Alltags. Die vier Schulfreunde veröffentlichten 2016 ihr erstes Album Heads and Tales und gewannen den Music Award als beste Nachwuchsband. Letztes Jahr grĂŒndeten sie ihr eigenes Lable âFrisbee Recordsâ. Ihre Musik und ihres Videos erinnern an Bands wie Phoenix oder Two Door Cinema Club. Dabei machen sie mit 80er-Jahre-Vibes Lust auf Sommer und Tanzen. Ihre Musik wird von einer kontinuierlichen Aufbruchsstimmung getragen. GeprĂ€gt von Mut und Freiheit und ein wenig Sorge vor dem Ungewissen bietet Good Luck das perfekte Dauerschleifen-Album. Neben den Feel-Good-Songs haben es auch ein paar ruhigere Lieder auf das Album geschafft. Mit dem Titel des Albums möchte die Band ihren Songs und den Zuhörer·innen viel GlĂŒck wĂŒnschen. Auch in der Pandemie sieht die Band ihre eigene Aufbruchsstimmung nicht unterbrochen, sondern nutzt die Zeit um ihren Proberaum zum Studio umzubauen und neue Songs zu produzieren. Good Luck ist bestimmt nicht das Letze, was wir von KYTES hören werden und vorerst der perfekte Stimmungsbringer.
Anspieltips: âAlrightâ & âGo Outâ
Dua Lipa- Future Nostalgia
Das Pop-Album des Jahres 2020. Die britische SĂ€ngerin Dua Lipa hat sich mit ihrem Album Future Nostalgia in die Topplayer der aktuellen Musikszene gesungen. Ihr bereits im letztes Jahr im Oktoberveröffentlichter Hit âDonÂŽt Start Nowâ ist einer der erfolgreichsten Songs des Jahres 2020, Dua Lipa aus den Charts nicht mehr wegzudenken. Future Nostalgia wird seinem Namen mit Disco- und Dance-Pop-Elementen vollkommen gerecht. Dua Lipa ĂŒberzeugt mit zeitloser, energiegeladener Tanzmusik mit Ohrwurmpotential. Die 25-jĂ€hrige begann mit Covern von Bob Dylan oder David Bowie auf Soundcloud und wurde 2015 entdeckt. Zwei Jahre spĂ€ter erschien ihr erstes, nach sich selbst benanntes, Album. Ihre Musik bezeichnet sie selbst als âDark-Popâ. Mit ihren Songs gewinnt Lipa zahlreiche Preise, so ist Future Nostalgia ist unteranderem als Album des Jahres bei den Grammy Awards nominiert. In diesem Jahr war sie unteranderem im Feature mit Miley Cirus in dem Song âPrisonerâ zu hören. Sie ist eine unabhĂ€ngige, selbstbewusste Power-Frau, die die Popwelt gerade mit ihrer unaufhaltsamen Energie fĂŒr sich einnimmt. Future Nostalgia bietet einen bunten abwechslungsreichen Mix, der zum Tanzen und GutfĂŒhlen einlĂ€dt und bestimmt nicht enttĂ€uscht.
Anspieltips: âBreak My Heartâ & âLevitatingâ
clipping. â Visions Of Bodies Being Burned
Wo soll man in der heutigen Popmusik noch nach Innovationen suchen? Die Rockmusik scheint bis auf einzelne AusreiĂer auserzĂ€hlt, wĂ€hrenddessen scheint es im Popgenre jedes Jahr ein neues groĂes Revival zu geben (so war 2020 mit Releases von RĂłisĂn Murphy, Jessie Ware und Kylie Minogue wohl das groĂe Jahr der Discomusik). Sonderlich progressiv ist Weniges.
Doch die Antwort auf die Eingangsfrage ist nicht sonderlich schwierig: im Hip-Hop. Und zwar weder im chartdominanten Shishabar-Party-HipHop, der sich in den letzten Jahren so stark auf den Pop, teilweise gar auf den Schlager zubewegt hat, noch im traditionellen Oldschoolbereich des Genres, wo die Hosen noch immer weit und die Reimketten möglichst lang sein mĂŒssen â nein, die Innovationen findet man am expermientellen Rand des Genres, dessen BerĂŒhrungspunkte hĂ€ufig in den SphĂ€ren von Industrial oder IDM liegen. Neben Akteuren wie Death Grips oder JPEGMafia hat sich hier in den letzten Jahren vor allem ein Name ins Rampenlicht gespielt: das Trio clipping. aus L.A. macht Kunst zwischen Avantgarde, Versuchsaufbau und Konzeptmusik â ihr neues Album stellt da keine Ausnahme dar.
Visions of Bodies Being Burned ist, wie auch schon der VorgĂ€nger There Existed An Addiction To Blood, eine musikalische AnnĂ€herung an den Horrorfilm, und das hört man auch. Die Instrumentals, welche gröĂtenteils aus virtuos zusammengesetzen Sounds des Horrorsounddesigns bestehen (hĂ€mmern, schreien, quietschen) entfalten ihre GenialitĂ€t vielerorts vor allem durch ihren Kontrast zwischen an Noise-Musik erinnernder BrachialitĂ€t und punktuell gesetzten Momenten absoluter Stille. Die spannendsten Momente in Horrorfilmen sind schlieĂlich nicht immer die lauten.
Dazu kommen Rapper Daveed Diggs klaustrophobische Rap-ErgĂŒsse, die immer so klingen, als wĂŒrde er gerade einem zukĂŒnftigen Mordopfer hinterherhetzen.
Diese beiden Komponenten sorgen fĂŒr eine der ĂŒberraschendsten und intensivsten Albumerfahrungen dieses Jahres, auch wenn man sich wie am Ende eines guten Horrorfilms leicht erschöpft freut, wenn das abschlieĂende Yoko Ono Cover âSecret Pieceâ erklingt und vor dem geistigen Auge die Credits zu rollen beginnen.
Anspieltips: âLooking Like Meatâ & âEnlacingâ
Fiona Apple- Fetch The Bolt Cutters
Fiona Apples Fetch The Bolt Cutters ist in puncto Album des Jahres 2020 wohl so etwas wie der âelephant in the roomâ â kaum eine Platte der letzten Jahren wurde von Kritiker·innen derart einstimmig in den Himmel gelobt. Die Website albumoftheyear.org zĂ€hlt sage und schreibe achtzehn Musikjournalien, die Fetch The Bolt Cutters dieses Jahr als Projekt des Jahres gekĂŒrt haben, darunter GröĂen wie The Guardian oder Pitchfork.
Und was soll man sagen? Es ist eben auch ein fantastisches Album! Man muss es ganz klar benennen: Fiona Apple gelingt auf ihrer fĂŒnften LP tatsĂ€chlich so etwas wie eine kleine Revolution der Singer-Songwriter Musik, indem sie eine radikale Abwendung vom HĂŒbschen, vom âliederhaftenâ Klischee der hĂŒbschen Frau an der Gitarre, gar von der Melodie ĂŒberhaupt zelebriert und den Weg frei macht fĂŒr das fast reine Rhythmische, das hier klar im Vordergrund steht â eigentliche Melodieinstrumente wie das Klavier scheinen hier vor allem dazu zu dienen, auf ihnen herumzuschlagen. So entsteht ein Klangbild, das vollkommen einzigartig klingt. Eine Mischung aus Singer-Songwriter-Folk, Funk, Jazz, Percussionmusik und nicht zuletzt Rap, denn auch Apples Gesang hat ĂŒber weite Strecken des Albums nicht mehr viel vom Melodiösen â polternd und kratzend peitscht Apple ihre Textzeilen förmlich auf die hermetischen Klangpattern.
âWell, good morning, good morning / You raped me in the same bed your daughter was born inâ
Und auch lyrisch ist Fetch The Bolt Cutters ein auĂergewöhnliches Album. Der Titel, auf Deutsch so viel wie âHolt die Bolzenschneiderâ, deutet bereits an: hier wird abgerechnet. Mit den DĂ€monen im eigenen Kopf, patriarchalen Figuren sowie Bedingungen, psychischem und physischem Missbrauch, ungesunden Beziehungen, fehlender SolidaritĂ€t unter Frauen und, und, und. So wird jeder Song zum Bolzenschneider, mit jeder Textzeile der rilkesche KĂ€fig ein StĂŒck weiter aufgebrochen.
Ein herausragendes Album, ein atemberaubender Befreiungsschlag.
Anspieltips: âI Want You To Love Meâ & âUnder The Tableâ
Baxter Dury- The Night Chancers
Gegen Ende von Michael Scorseses Film Wie ein wilder Stier aus dem Jahr 1980 gibt es eine Szene, an die ich bei Baxter Durys Musik oft denken muss. Die Karriere von Boxer Jake LaMotta (Robert DeNiro) ist vorbei, inzwischen besitzt er einen Nachtclub, in dem er selbst als Stand Up Comedian auftritt. Seine Jugendlichkeit hat LaMotta lĂ€ngst eingebĂŒĂt, das Gesicht ist gezeichnet von den vielen KĂ€mpfen, der Körper aufgequollen, im weiĂen Anzug wirkt er etwas verloren, wie er da auf der BĂŒhne steht und dreckige Witzchen reiĂt. Dennoch dominiert LaMotta die BĂŒhne wie zuvor den Boxring, das Publikum johlt. Zum Abschluss seines Auftritts fangen die Musiker hinter ihm an zu spielen und der einstige Boxer sagt ein Gedicht auf.
Eine Ă€hnliche Rolle nimmt Baxter Dury auf seinen Alben ein: ein in die Jahre gekommener Showman, der sich in der Gegenwart nicht so ganz zurechtzufinden weiĂ, voller Nostalgie und immer ein wenig gequĂ€lt, aber voller Galgenhumor ob der eigenen UnzulĂ€nglichkeiten.
Auf The Night Chancers, Durys neuestem Album, bleibt er seinem etablierten Stil treu: smoothe Basslines dominieren das Klangbild, die ebenfalls stets prĂ€gnanten SynthesizerklĂ€ngen klingen immer schmerzlich klagend â und dann fĂ€ngt der Sohn von Protopunk-GröĂe Ian Dury mit dickem Cockney-Dialekt und latent schlechter Laune an, zu erzĂ€hlen. Vom alltĂ€glichen Wahnsinn, der genauso alltĂ€glichen Tristesse, modernen MĂ€nnern mit Designerfrisuren und der Sehnsucht nach Liebe. Die AtmosphĂ€re, die aus diesem Zusammenspiel erwĂ€chst, scheint sich aus einer anderen Zeit in die Gegenwart zu lehnen, sie beschwört eine Unterwelt der schĂ€bigen Typen mit krummen Geschichten herauf, eine Welt klebriger Pornokinos und filterloser Zigaretten. Aber unter all dem Weltschmerz und Zynismus versteckt sich dann doch eine schwermĂŒtige Herzlichkeit, die immer wieder an die OberflĂ€che der Dury-Songs schwappt. Selten hat die GegenĂŒberstellung der ersten und letzten Zeile eines Albums so viel ausgesagt: aus âIâm not your fucking friendâ wird âBaxter loves youâ.
Anspieltips: âSlumlordâ & âCarlaâs Got A Boyfriendâ
Culk â âZerstreuen Ăber Euchâ
Gute Songs machen ein gutes Album, oder? Das scheint eine recht einfache Antwort. Soll es damit getan sein, dass man einfach nur richtig viele Banger auf eine Platte presst und dann ein Album hat, was Geschichte schreiben darf? Irgendwie sollte das nicht mehr reichen dĂŒrfen. Es ist das Jahr 2020 und inzwischen liegt eine Vielzahl an unglaublich unangenehmen VorfĂ€llen hinter uns. Dabei will ich gar nicht auf ein gewisses Virus hinaus â mir geht es an dieser Stelle um die Vielzahl von unsĂ€glichen VorfĂ€llen, welche die #MeToo-Bewegung zum Vorschein gebracht hat. In diesem Zusammenhang ist die Musikindustrie nicht gut weggekommen und die eigenen Musiksammlungen wurden einer Untersuchung auf Hörbarkeit unterzogen. Unglaublich frustriert musste auch ich einige grandiose Alben aussortieren, die ich nicht mehr in meinem Regal sehen wollte. Genau hier erscheint die Wiener Band Culk mit ihrem Album Zerstreuen Ăber Euch. Diese Postpunk-Band mit Sophie Löw als FrontsĂ€ngerin legt es darauf an, die LĂŒcken in den Musiksammlungen zu fĂŒllen. Mit ihren Texten, die sich besonders mit der KomplexitĂ€t des modernen Lebens beschĂ€ftigen, hebt sie sich von ihren mĂ€nnlichen, österreichischen Kollegen ab. Hier wird sich nicht auf den österreichischen Dialekt als ironisches Mittel der Postmoderne verlassen. In unfassbarer IntimitĂ€t werden Geschichten der Frau des 21. Jahrhunderts erzĂ€hlt. Eine wort- und musikgewaltige Kampfansage an das Patriarchat. Ein Album, welches in mir genau die richtige Zielgruppe trifft: Den weiĂen Mann in den âRuinenâ seiner alten Ordnung: âDenn wer du mal warst bist du schon lange nicht mehrâ. Einfach ein Album, auf das man sich verlassen kann. Meine absolute Nummer eins.
Anspieltips: âRuinenâ & âNachtâ
Acht Eimer HĂŒhnerherzen- âalbumâ
Die Musik von Acht Eimer HĂŒhnerherzen kann man wohl kaum besser beschreiben als mit âPowerviolence-Folk, Kakophonie und Bindungsangstâ. Diesen kleinen Diebstahl einer Selbstbeschreibung kann ich nur damit entschuldigen, dass es so verdammt gut passt. Der gesamte Stil der Band zeigt sich komprimiert in âSomnambulismusâ. Das Album wird durch diesen Song direkt mit der kompletten Zerrissenheit dieses Jahres eingeleitet. Irgendwo im Spannungsfeld zwischen fröhlichem Mitwippen und kompletter Lethargie. âMir ist zu weit in dieser Enge und zu weit in diesem Raumâ, singt die SĂ€ngerin Apocalypse Vega. Alles begleitet von unschuldig daherkommenden Gitarren. Es ist fast, als hĂ€tten sie einer hedonistischen Generation, die ihrem Hedonismus beraubt wurde, eine Hymne geschrieben. Dabei kann man auch nie genau sagen, ob sie dieser Kultur kritisch oder begrĂŒĂend gegenĂŒberstehen. Ich kann es kaum anders sagen, aber so sehr habe ich mich selten mit einer Band identifiziert. Ein vergleichbares GefĂŒhl hatte ich vielleicht mit den ersten Alben von Schnipo Schranke, aber das ist auch schon wieder verdammt lange her. Mit dem Album âalbumâ liefert Acht Eimer HĂŒhnerherzen ein modernes StĂŒck punklastiger Generationsgeschichte.
Anspieltips: âSomnambulismusâ & âImmer Schlimmerâ
Aidan Knight- Aidan Knight
Selbstbewusst hat der FolksĂ€nger Aiden Night dieses Album nach sich benannt, doch es ist nicht Narzissmus, der aus dieser Entscheidung spricht. Aiden Night ist eher eine verblĂŒffend ehrliche Auseinandersetzung des KĂŒnstlers mit sich selbst. Irgendwo zwischen Selbstfindung und SelbsteingestĂ€ndnis bewegen sich die Texte des Kanadiers. FĂŒr ihn steht emotionale AuthentizitĂ€t im Vordergrund. Dabei geht er so weit, dass fĂŒr ihn ein Song erst gut ist, wenn er sich beim Singen verletzlich fĂŒhlt. In diesem Zusammenhang stehen auch die Thematiken des Albums. Als bestes Beispiel fĂŒr die ungefĂ€rbte Ehrlichkeit findet man auf der Platte den Song âRolodexâ. Hier verhandelt er die Angst vor Trennung und die Selbstzweifel des Vaterseins. Genau diese Themen sind es, die dieses Album zu etwas besonderem machen. Alles gepaart mit einer Sprache, die seine Verletzlichkeit unverblĂŒmt darstellt. Aiden Knight lĂ€dt mit offenen Armen dazu ein, ihn in seine Gedankenwelt zu begleiten, doch in dieser dreht es sich nicht nur um ihn selbst. Der Song âVeni Vidi Viciâ kennzeichnet ihn als ungeheuren Empathen. Es ist ein Song, in dem er die Ausgrenzung von Trans*personen thematisiert. Besonders zu schĂ€tzen ist dabei die subtile Poesie seiner Arbeiten. GroĂe Empfehlung. Super Typ, super Album!
Anspieltips: âRolodexâ & âVeni Vidi Viciâ
Phoebe Bridgers â Punisher
Phoebe Bridgers â ein Name fĂŒr sich (und fĂŒr den deutschsprachigen Raum sicherlich auch schwer korrekt auszusprechen) hinterlĂ€sst auch in diesem Jahr bei mir wieder mal einen bleibenden Eindruck. Ihr erstes Soloalbum Stranger In The Alps von 2018 sollte eigentlich mein Soundtrack fĂŒr dieses verworrene und total verrĂŒckte Jahr 2020 werden. Doch am 18. Juni veröffentlichte die 25-jĂ€hrige KĂŒnstlerin dann ihr zweites Studioalbum Punisher und schon wendete sich dieser Gedanke. Die hauchzarte und doch so klare und starke Stimme von Phoebe Bridgers ĂŒberrennt und streichelt einen gleichermaĂen beim Hören. In dieser ganzen Zeit der Isolation, Unsicherheit und Ăberforderung nimmt sie einen an die Hand oder lĂ€sst einen in der Traurigkeit der eigenen Melancholie versinken. Punisher brachte Bridgers vier Grammy-Nominierungen ein und bewegt sich, betitelt als âIndie-Rockâ oder âEmo-Folkâ, in ihrer eigens kreierten atmosphĂ€risch-melancholischen Welt. Zwischen so manch kryptischen Texten verbirgt sich oftmals eine Note der Selbstreflexion und Autobiografie. So singt sie beispielsweise in âKyotoâ ĂŒber ihren Vater:
âYou called me from a payphone (âŠ) / To tell me youâre getting sober / And you wrote me a letter / But I donât have to read it / Iâm gonna kill you / If you donât beat me to itâ.
Phoebe Bridgers kehrt in diesem Album ihr Innerstes ganz unaufdringlich und unterschwellig nach auĂen. Sie ist Meisterin darin, ihre eigenen Emotionen gleichzeitig so klar anzusprechen und trotzdem durch kleine Details und Phrasen diese Unsicherheit und Verletzlichkeit so zu relativieren, dass von Kitsch und Selbstmitleid keine Rede sein kann.
âBut now I am dreaming / And youâre singing at my birthday / And Iâve never seen you smiling so big / Itâs nautical themedâ
Auf Punisher wird man in den Arm genommen, von dem man gar nicht wusste, dass man ihn braucht. Besonders in diesem Jahr, welches an unser aller KrĂ€fte so dermaĂen gezerrt hat und in dem wir nun im Dezember die ausgezehrten HĂŒllen unserer selbst sind, bietet es einen Fluchtpunkt zum Weinen und Loslassen von all dem Druck und der Angst.
Den krönenden Abschluss dieses emotionalen und Seele-streichelnden Albums widmet Phoebe dem Ende der Welt.
âThe billboard said âThe End Is Nearâ / I turned around, there was nothing there / Yeah, I guess the end is hereâ.
Die eigene Machtlosigkeit ĂŒber das Geschehen auf der Welt lĂ€sst auch mich in diesen Tagen nicht los und gerade deshalb fĂŒhlt sich âI Know The Endâ so richtig an. Ein Schrei beendet nach ĂŒber 5 Minuten das instrumentale Spektakel des Weltendes und somit das Album. Ein Schrei, den auch ich in mir spĂŒren kann, fĂŒr den ich selbst allerdings keine Stimme mehr habe. Denn eine der StĂ€rken des Albums ist es, genau das auszusprechen, wofĂŒr man selbst keine Sprache mehr hat und was man sich nicht traut zu fĂŒhlen.
Anspieltips: âKyotoâ & âI Know The Endâ
Slow Kill- Dead Kids R.I.P. City
Die Post-Punk Band Soft Kill veröffentlichte zum Ende des Jahres am 20. November ihr neues Album Dead Kids R.I.P. City und brachte somit die Dunkelheit des Novembers noch mehr zum Strahlen. Die dynamische StĂ€rke des Albums macht es in meinen Augen zu einem der besonderen MusikschĂ€tze dieses Jahres und ĂŒberzeugt vor allem durch den abgerundeten atmosphĂ€risch vollen Sound. Die Stimme von SĂ€nger Tobias Grave brennt sich dabei ins Gehirn und bleibt dort als unvergessliches Hörerlebnis zurĂŒck. Auch wenn einige der Lieder einen fröhlichen und tanzbaren Grundsound anschlagen, ist mir beim Hören jedoch nicht wirklich nach tanzen zumute gewesen. Die dĂŒstere, harmonisch bedrohliche AtmosphĂ€re ist schwer in Worte zu fassen und belegt alles mit einem dumpfen Schleier an Dunkelheit und Schwere. Zusammengebaut aus einprĂ€gsamen Synthies, klaren Gitarrenriffs und vollmundigen Basslines baut Soft Kill einen ganz eigenen Sound, der sich gemischt mit Tobias Graves Stimme zwischen leuchtender Schönheit und tiefem Abgrund einpegelt. Kollaborationen mit KĂŒnstler·innen, wie beispielsweise Tamaryn im Song âFloodgateâ, heben die Vielseitigkeit des Albums an und gliedern sich trotzdem federleicht ins GesamtgerĂŒst ein. Textlich sind die meisten Songs sehr minimalistisch, irgendwie hypnotisch gehalten und beschreiben in einigen Teilen die betrauernde Beziehung der Band zu ihrer Heimat Portland. Die VerĂ€nderung der Stadt brachte viele Verluste mit sich, denen sich die Band nun mit diesem Album widmet.
âThis is our world / What are you waiting for? / I spent a day watching / I guess I was just wanting warâ
Besonders hervorheben möchte ich den Song âOil Burnerâ, der sich fĂŒr mich in seinem Klang (und auch durch eine LĂ€nge von ĂŒber 8 Minuten) vom Rest des Albums abhebt. Eine Gitarre, die im Kopf nachhallt und eine vertraute und doch traurige Umgebung schafft, leitet den Song ein.
âThe man I met at Hooper / Had a noose around his neck / He was fed up / Before the drugs had took him / He was not afraid of deathâ
Ganz langsam und gefĂŒhlvoll wird man reingezogen in den dunklen Abgrund. Und dann scheint im Refrain Tobias Graves Stimme nahezu im Klang der Gitarren zu ertrinken.
âThe day I left Milam / Had a leash around my neck / No longer fed up / Before the doors had opened / Laid tangled by a deathâ
Ein Lied, welches sich all die Zeit nimmt, die es braucht, um seine eigene Geschichte zu erzÀhlen.
Die eigenartige und doch schöne poetische Weise, in der Soft Kill Geschichten erzĂ€hlt, berĂŒhrt mich jedes Mal auf eine andere Art und Weise und schafft es EmotionalitĂ€t in den dunkelsten Ecken des Kopfes anzuregen.
Anspieltips: âRoses All Aroundâ & âOil Burnerâ
Slow Pulp- Moveys
Das selbst produzierte Debut-Album Moveys der Band Slow Pulp war eine der positiven Ăberraschungen, das dieses Jahr mit sich brachte. Bestehend aus Alexander Leeds, Emily Massey, Theodore Mathews und Henry Stoehr nahm die Indie-Rock Band Anfang des Jahres ihr erstes Album auf. Obwohl der Aufnahmeprozess erst durch einen schweren Autounfall von Masseys Eltern und dann durch die Corona-Pandemie unterbrochen und erschwert wurde, ist das, was seit dem 9. November nun in 10 Songs zu hören ist, ein absolut spannendes und hochwertiges Hörerlebnis geworden. Wie die letzte goldene Sonne im Herbst strahlt es Ruhe und WĂ€rme aus und lĂ€sst einen tief in die emotionale Selbstfindung der Bandmitglieder eintauchen.
âIf I could treat myself better / I know Iâm still getting betterâ
So wird man auf die Suche nach sich selbst geschickt und wĂ€chst von Lied zu Lied gemeinsam weiter mit Slow Pulp. Die Gitarren erinnern an manchen Stellen evtl. an den Sound von Soccer Mommy, doch die elfengleich hauchende Stimme von Emily Massey verleiht jedem Song ein ganz eigenes federleichtes GefĂŒhl. Mit ihren Texten setzen sie dort an, wo man selbst manchmal lieber aufhört weiterzudenken, aus Angst sich selbst zu verletzen.
âWhy donât you go back / To falling apart / You were so good at that / Youâre one in a million now / You donât want to take the time /You just need to seem alrightâ
Im Laufe des Albums spitzt sich die EmotionalitĂ€t und HĂ€rte der Selbstreflexion immer mehr zu, denn selbst wenn manchmal alles gut ist, bleibt doch immer die Angst vor dem nĂ€chsten Tief, dem nĂ€chsten RĂŒckschlag und der nĂ€chsten harten Zeit.
âIâm a bad mess / Iâm a loner with no plans / Go back home / Try again / And again
Iâm aâ contest / Iâm a loser with no chance // Hold my hand / Again / And Againâ
Immer klarer wird die Grundaussage des Albums â sich hinterfragen, finden, um Hilfe bitten â und schlieĂlich endet die Reise mit der Befreiung von den eigenen Lasten.
âI said move it / Get outta hereâ
Voller Energie verabschiedet sich Slow Pulp mit einer Aufforderung zum AbschlieĂen, Aufstehen und Weitermachen, auch nach einem schweren Jahr wie diesem!
Anspieltips: âIdahoâ & âChannel 2â
City Morgue â Toxic Boogaloo
Die Sprechgesangsartisten Zillakami und Sos Mula haben sich vor drei Jahren zum Kollektiv City Morgue zusammengefunden und bringen seitdem harte Texte auf dreckigen Trap Beats. Klingt jetzt erstmal nicht besonders, man merkt jedoch beim Hören schnell die ungewohnte BrutalitĂ€t des Sounds und die Parallelen zum Metal. Dabei erinnert die Musik kein bisschen an den Nu-Metal der 2000er sondern eher an Untergrund Trap auf Anabolika. Die Texte werden mit raspeliger Stimme in das Mikro geschrien und behandeln thematisch das StraĂenleben, Drogen und Gewalt. Begleitet wird dies meistens von Gitarrenriffs, die nicht nur in kurzen Samplesequenzen zusammengeschnitten werden, sondern fester Bestandteil der Songs sind, Ă€hnlich wie in der Rockmusik. Wenn ihr also mal wieder richtig Dampf ablassen wollt ist dieses Album euer Soundtrack!
Anspieltips: âHurtworld â99â & âYellow Pissâ
Holly Humberstone â Falling Asleep At The Wheel
Wie bei vielen Interpreten bin ich auf Holly Humberstone zufĂ€llig ĂŒber die YouTube Empfehlungen gestoĂen und wurde von ihrem dunklen Pop-Sound sofort in den Bann gezogen. Monate bevor ihr DebĂŒtalbum erscheinen sollte hörte ich bereits die Single-Auskopplungen âDeep Endâ und âFalling Asleep At The Wheelâ rauf und runter. Minimalistische Instrumentals auf denen mit wunderschöner aber verletzt anmutender Stimme von Beziehungen und Herzschmerz gesungen wird. Dabei werden die Themen keinesfalls kitschig oder gar peinlich behandelt sondern reflektiert dargestellt. Ăberrascht hat mich, dass die britische Multi-Instrumentalistin und SĂ€ngerin gerade erst 20 Jahre alt ist und trotzdem dermaĂen reife und gut komponierte Musik produziert. Ich bin sehr gespannt auf den Werdegang Holly Humberstones und freue mich auf die nĂ€chsten Projekte!
Anspieltips: âFalling Asleep At The Wheelâ & âDrop Deadâ
Kkuba102 â Sachschaden EP
Eigentlich sollte anstelle dieser Platte die EP von Bring Me The Horizon stehen, jedoch habe ich ĂŒber Post Human: Survival Horror schon zu genĂŒge im Plattenbau November gequatscht. Statt experimentellem Metalcore jetzt also doch Deutschrap. Kkuba102 bringt man normalerweise mit der Gruppe 102 Boyz in Verbindung, die schon seit ein paar Jahren ihren ausufernden Drogen und Alkoholkonsum auf modernen Trap Beats zelebrieren. Thematisch bleibt Kkuba auf seinem Solo DebĂŒt bei genau diesen Themen, hat sich fĂŒr die Beats aber noch VerstĂ€rkung des Berliner Kollektivs Tiefbasskommando geholt. Dadurch klingt die EP wie ein Techno Set mit analogen Drum Machines und Synthesizern auf das aggressiv asoziale Bars gespittet werden. âDas ist die Sachschaden Disc, das kennt Deutschrap noch nicht.â Stimmt einfach. In diesem Sinne: Prost!
Anspieltips: âBier auf Bier reinâ & âGoldkroneâ
The OâReillys and the Paddyhats â Dogs On The Leash
Dogs on the Leash von den Paddyhats ist so ein Album, bei dem mal wieder alles passt. Kein Song, den man jedes Mal ĂŒberspringt, keine langweiligen Stellen, bei denen man vorspult. Das kommt sicher nicht zuletzt aus der, wie ich finde, genialen Musikrichtung. Irish-Folk-Punk. Quasi die Weiterentwicklung von irischer Volksmusik, die dazu mit Punkelementen erweitert wird. Ich, Fan von beidem, finde diese Kombination genial. Fiddlers Green oder die Dropkick Murphys haben dieses Genre wahrscheinlich am effektivsten fĂŒr den Mainstream geöffnet. Wer hat nicht schon mal âRose Tattooâ auf einer WG-Feier gehört?
Die Paddyhats sind 2017 mit ihrem ersten Album Seven Hearst One Soul in dieses Genre eingestiegen und sind fĂŒr mich mittlerweile nicht mehr wegzudenken.
Aber kommen wir endlich zum Inhalt. Was steckt denn genau drin in meinem Platz 1?
Da wĂ€re der Titelsong âDogs on the Leashâ. Ein Traum vom Ausbruch und dem Abwerfen der gesellschaftlichen Ketten, wie es in irischer Musik seit langem ein Thema war und ist. Modern akzentuiert rockten sich die Wahliren von der ersten Minute an in mein Herz.
Der zweite Titel âHere it goes againâ geht der Frage nach âWer bin ich?â. Wichtig zu wissen, wenn man ausbrechen möchte. Und schade, dass die Message so untergeht, weil meine Beine einfach nicht stillhalten wollen.
Um einen, der ausgebrochen ist und seinen Traum erfĂŒllt hat, geht es im vierten Lied. Der âHobo of Mitchelstownâ hat seinen Erfolg zwar unverhofft wieder verloren, aber das hindert ihn nicht daran, im Jetzt zu leben und den Moment zu schĂ€tzen. Das kann man sich gut aufschreiben und immer dann lesen, wenn man auf sein Leben schaut wie auf einen Scherbenhaufen.
Wenn man diesen Hinweis nĂ€mlich nicht befolgt, geht es einem ganz schnell wie einem von den âMillionsâ aus Song Nummer 5. Wer immer von einem Erfolg auf den nĂ€chsten hinarbeitet und sich nicht mehr am Leben selbst erfreuen kann, der wird ganz schnell sehr unzufrieden. Zum GlĂŒck kann man sich bei diesem Song tanzend am Leben erfreuen. Puh, was fĂŒr eine Erleichterung.
Aber egal wie man sein Leben verbringt, am Ende erwartet jeden das gleiche Schicksal. Der âFerrymanâ mit der Startnummer 6 wird jeden von uns ĂŒber den Fluss der Zeit bringen, wenn die Zeit gekommen ist. Und es wĂ€re zu schade, wenn man erst dann bemerkt, wieviel man im Leben doch nicht gemacht hat, und was man alles hĂ€tte machen können.
Ein GlĂŒck, dass ich mit diesem Album nicht sagen muss, ich hĂ€tte zu wenig getanzt. Auch wenn die Songs oft einen traurigen, nachdenklichen oder kritischen Nachgeschmack hinterlassen, schmĂ€lert dies nicht den SpaĂ, den sie bringen. Und jetzt los! Abtanzen, bevor es zum nĂ€chsten Album geht!
Anspieltips: âDogs On The Leashâ & âMillionsâ
Feuerschwanz- Das elfte Gebot
Dieses Album wurde vom Campusradio Dresden schon einmal vorgestellt, aber ich finde es zu gut, als dass ich es nicht in meine Top 3 Alben dieses Jahres aufnehmen könnte. Deswegen hier fĂŒr euch: Das elfte Gebot. Feuerschwanz haben vor ĂŒber 15 Jahren angefangen, Mittelaltermusik zu machen â als Parodie auf Mittelaltermusik. In ihrem neuen Album Das elfte Gebot ist davon aber nur noch wenig zu hören. Zwar nehmen sie sich nicht immer ernst, aber aus den SpaĂmusikern von der kleinen BĂŒhne ist mittlerweile ein Gigant des deutschen Powermetal und der Mittelalter-Szene geworden, derauf kaum einem Festival mehr fehlt.
Mit diesem, ihrem 10. Album, haben Feuerschwanz spĂ€testens den Sprung in den Mainstream geschafft. Die Coverversionen von âDingâ, dem Hit von Seeed (Gibt es die Band ĂŒberhaupt noch?) und Rammsteins âEngelâ haben sie gezeigt, dass man auch mit mittelalterlichen Instrumenten Musik machen kann, die ein breiteres Publikum anspricht, als es die Mittelalterszene normalerweise vermag. Doch auch innerhalb der Szene machten sie sich mit âKampfzwergâ neue Freunde. Endlich haben kleine Frauen in der Metalszene ihren eigenen Song. FĂŒr die gröĂeren gibt es die âSchildmaidâ. Wie auf meinen anderen beiden Alben darf die Verherrlichung von Alkohol und Exzess nicht fehlen. Meine Lieblingssongs des Albums, âLords of Powermetâ und âMission Eskalationâ, dĂŒrften das abdecken. Was fehlt noch fĂŒr das perfekte Mittelalter-Metal Album? Auf jeden Fall mindestens ein aufs ĂuĂerste episch klingendes StĂŒck ĂŒber ein Heer aus Elben, Zwergen und Menschen! Das decken wir mit âUnter dem Drachenbannerâ ab. Eine Parodie auf alle MinnesĂ€nger? Erledigt mit âMeister der Minneâ (Welches ĂŒbrigens ein tolles Musikvideo bekommen hat). Und zuletzt vorgestellt: ein Grund, der Hedonismus erst so befriedigend macht. Der Tod. Dass alles Leben ein Ende hat, zeigt uns der Titeltrack des Albums: âDas elfte Gebotâ. Die Aussage: Jeder stirbt, es kann jeden Tag soweit sein, also lebe jeden Tag, als wĂ€re es dein letzter. Eine mittlerweile etwas platte Aussage, aber musikalisch sehr gut aufbereitet!
Anspieltips: âLords Of Powermetâ & âUnter dem Drachenbannerâ
Gossenpoeten â Tavernentempler
Die Dichter der StraĂe und Helden der Welt â die Gossenpoeten â haben mir das Jahr 2020, welches an sich ja nicht so pralle war, ein bisschen verbessert, indem sie ihr 2. Album veröffentlicht haben. 38 Minuten pure Lebensfreude und ein Trinklied nach dem anderen. Eine gute Medizin gegen Lockdown-bedingte TrĂŒbsal. Bei den Liedern, die aus den tiefsten AbgrĂŒnden der Mittelalterszene kommen, kriege ich immer Durst. Durst auf Bier und auf mehr von diesem delikaten Schmarrn. Kann man es mir ĂŒbelnehmen, wenn die frĂ€nkische Folk-Band mit Songs daherkommt, die da heiĂen âTavernentemplerâ, âFreibierwahnâ und âUnterhopftâ? Zumindest geht es im âLiebesliedâ tatsĂ€chlich um Liebe. Sorry, falls jetzt jemand an etwas romantisches gedacht hat, es geht natĂŒrlich wieder um Bier.
Die Tanzmuffel können zu dieser Musik ĂŒbrigens wunderbar zum BierkĂŒhlschrank begeben, um dem Tun der 4 Musikant·innen gebĂŒhrenden Tribut zu zollen.
Dazu kommt, dass ihr mit dieser Band wunderBAR (lol) Punkte holen könnt, wenn es mal darum gehen sollte, wer die unbekanntesten Bands kennt. Denn mit knapp ĂŒber 950 monatlichen Höher:Innen auf Spotify liegt der Band nichts ferner als BerĂŒhmtheit. AuĂer vielleicht NĂŒchternheit.
Ein Album, das sicher nichts fĂŒr jeden ist, aber bei der ein oder anderen Post-Corona Party fĂŒr ausreichend Trinkdisziplin sorgen sollte. Da fast jedes Lied vom Flaschengeist handelt, ist es schwer eine Empfehlung abzugeben. Mein persönliches Lieblingslied ist aber âVagabundentanzâ, einfach weil es an positiver Bescheuertheit kaum zu ĂŒbertreffen ist. Ist Bescheuertheit ĂŒberhaupt ein Wort? Mir egal, die Gehirnzellen, um mir darĂŒber Gedanken zu machen, habe ich mir mit diesem Album und dem dazugehörigen Umtrunk mit chirurgischer PrĂ€zision entfernt.
In dem Sinne: Prost!
Anspieltips: âVagabundentanzâ & âZurĂŒck in die Gosseâ
Tame Impala â The Slow Rush
Die WidersprĂŒchlichkeit des Titels dieses Albums der australischen Psychodelic-Rockband Tame Impala will nicht viel heiĂen, so veröffentlichten Kevin Parker und Band im Februar 2020 ein durch und durch stimmiges viertes Studioalbum.
Dabei lieĂ das Nachfolgealbum des international gefeierten Currents auf sich warten. So nahm sich Parker nach der turbulenten Zeit voller Auftritte in Clubs und Festivals, Reisen und Auszeichnungen, eine Auszeit zum Reflektieren und aufatmen. WĂ€hrenddessen beschĂ€ftigt er sich immer wieder mit dem menschlichen Konstrukt von Zeit, welches letztendlich zum Thema des neuen Albums wurde. Das Zeit (k)eine Rolle spielt, lassen schon die Titel wie âIt Might Be Timeâ, âLost in Yesterdayâ oder âTomorrowâs Dustâ vermuten. Passend zur subjektiven Zeitwahrnehmung treffen in The Slow Rush vintage-gefĂ€rbte Sounds im Sinne des Psychedelic-Rock der 60er Jahre auf französischen Elektro-Pop. Ein Album, das vielleicht melancholisch zurĂŒck oder desillusioniert nach vorn blickt, aber den gegenwĂ€rtigen Moment garantiert versĂŒĂt.
Anspieltips: âLost In Yesterdayâ & âBorderlineâ
Caribou â Suddenly
Dass Daniel Victor Snaith aka Caribou frĂŒher hauptberuflich den Wundern der Zahlenwelt nachgegangen ist, scheint kaum vorstellbar â hören sich doch seine vielseitigen und qualitativ hochwertigen Produktionen ein ums andere Mal an, als hĂ€tte der promovierte Mathematiker nie etwas anderes als Musik gemacht. Bemerkenswert und wahrscheinlich der SchlĂŒssel zum langjĂ€hrigen Erfolg ist, dass man der Musik die intellektuellen MĂŒhen, die sie gekostet haben mag, keineswegs anhört. Stattdessen offenbart sie zwischen Euphorie und Melancholie die gesamte GefĂŒhlspalette. Die meisten können nur eines zur selben Zeit sein, intellektuell oder körperlich, euphorisch oder melancholisch, doch die im Februar 2020 veröffentlichte LP Suddenly vermag all dies zu vereinen.
Inhaltlich nĂ€hert sich das siebte Album des gebĂŒrtigen Londoners der Thematik Familienleben â Ehepartner, Kinder, Eltern und Geschwister, sowie ihre Beziehungen untereinander. Passend zu diesen zumeist schwierigen Verbindungen fallen innerhalb der 12 Songs musikalisch zahlreiche abrupte BrĂŒche, Stopps, sowie unerwartete RichtungsĂ€nderungen auf. Auch Snaiths EinflĂŒsse aus Afrobeat, Funk, Soul und Fusion Jazz sind unverkennbar.
Der Titel âYou And Iâ steht exemplarisch fĂŒr die durchdachte und doch hochemotionale Arbeit des Musikers. Der Song â eine Art musikalische TraumabewĂ€ltigung mit einer 80er-Jahre-Synthesizer-Melodie, geht nahtlos in hochgepitchten sentimentalen Singsang ĂŒber und mĂŒndet letztlich in einem ausschweifenden Gitarrensolo â vereint sind hier im Grunde drei Tracks, die zu einem in sich stimmigen Titel verschmelzen. In âSunnyâs Timeâ paaren sich hoch- und runtergepitchtes Piano und eine HipHop-Vocalsample und in âSisterâ, einem ĂŒberaus typischen Caribou-Song, treffen leiernder Synthesizer und mĂ€rchenhafter Gesang auf elektronische StörgerĂ€usche. Sicherlich trifft die musikalische Experimentierfreudigkeit nicht jeden Geschmack und drĂŒckt auch teilweise etwas aufs GemĂŒt, doch fĂŒr mich zĂ€hlt Suddenly auf jeden Fall zu den musikalischen Highlights des Jahres 2020.
Anspieltips: âYou And Iâ & âSunnyâs Timeâ
Kelly Lee Owens â Inner Song
Ende August 2020 war es endlich so weit. Fans mussten sich lĂ€nger als erwartet gedulden, denn das 3. Album von Kelly Lee Owens war bereits fĂŒr Mai 2020 angekĂŒndigt. Doch das Warten hat sich gelohnt.
Die walisische Songwriterin und Produzentin war frĂŒher Krankenschwester und behandelte Krebspatient·innen, jetzt macht sie Musik, die ihr dabei hilft schwierige Themen, Erlebnisse und Gedanken zu verarbeiten. So auch im neuen Album Inner Song, auf dem die SĂ€ngerin ihre persönliche Traumata aufarbeitet.
So hatte sich im vergangenen Jahr in Owens so einiges angestaut: der Tod ihrer GroĂmutter, die ihr sehr nahe stand und auch eine zehrende Liebesbeziehung steckte ihr noch in den Gliedern. Um dies zu verarbeiten besuchte die Waliserin Therapiestunden, in denen sie ihre Traumata aus ihrem Körper befreit wollte â die Musik half ihr nicht unwesentlich dabei, mit ihrer Stimme rĂŒttelte sie an ihnen Problemen, löste sie und setzte sie letztendlich frei. Dieser Prozess spiegelt sich im auf Inner Song wieder.
Ihre mentale Aufarbeitung verpackt Owens in treibenden elektronische Rhythmen, die zum Tanzen verfĂŒhren. Aber auch schiebende House-KlĂ€nge, anschmiegsamer Dream-Pop und meditativ anmutende Gesangsharmonien treffen im neuen Album aufeinander.
FĂŒr mich gehört das Album zu den Top-Jahrescharts 2020, da es zum einen musikalisch aufregend und zugleich beruhigend und tiefsinnig ist. Und zum anderen zeigt es, welche Auswirkung Musik auf den Geist und die Gesundheit haben kann und wie sie Menschen dabei hilft, schwere Zeiten zu ĂŒberstehen. In diesem Sinne: bleibt gesund und viel SpaĂ beim reinhören.
Anspieltips: âMeltâ & âNightâ
Yves Tumor â Heaven To A Tortured Mind
Yves Tumor schaffen den ĂŒber mehrere Alben andauernden Sprung von einem Ambient-Experimental-Outfit zu einer geradezu radiotauglichen Art-Rock Band. WĂ€hrend die Emotionen des Hörers auf den ersten Projekten noch rein ĂŒber die KlangĂ€sthetik der zusammengesetzten Fragmente transportiert, die Art und Weise wie genau ein Synthesizer oder eine Trommel klingt, zelebriert wurden, gibt sich Heaven To A Tortured Mind deutlich zugĂ€nglicher. Die ausbordenden experimentellen Strukturen wurden zugunsten eines kompakten und konventionellen Albumaufbaus aufgegeben, welcher viel Raum fĂŒr einschlagende Pop-Refrains geschaffen hat. Pomp und Energie sind zu einem Teil auch Co-Produzent Justin Raisen (Charli XCX, Kim Gordon, Ariel Pink) zu verdanken.
Ob man es als Funk, Pop, Glam oder Psychedelic bezeichnen will â am Ende egal. Sean Bowie, Mastermind hinter dem Projekt, spielt mit Rockstarfacetten von Persönlichkeiten wie Prince, Bowie oder Michael Jackson und inszeniert sich ganz nebenher als Prototyp der Superstar-Persona einer neuen Generation. So wie Musik mehr ist als die Summe ihrer Instrumente, spielt der Faktor Personality bei Heaven to a Tortured Mind eine tragende Rolle, die einzelnen Hits zu einem groĂen Ausdruck zusammen zu schnĂŒren.
Anspieltips: âGospel For a New Centuryâ & âSuper Starsâ
Dean Blunt â Roaches 2012-2019
Auf Roaches 2012-2019 verwertet Dean Blunt Schnipsel seiner Solo-Karriere der letzten acht Jahre zu einer hypnotisierenden Compilation. Damit ist nicht nur ein Ăberblick und Zugang zu der schwer erschlieĂbaren Diskographie des KĂŒnstlers gewonnen, sondern auch eine Zusammenschau aus sich ergĂ€nzenden Miniaturen, die den Hörer durch kriminelle Londoner-StraĂen-bei-Nacht-Stimmung und die notorisch verkopfte Sampling-Nutzung in ihren Bann ziehen. Zwischen dem Weirdo und Prankster (der einmal einen BetrĂŒger zur Annahme seines NME Awards geschickt oder ein mit Gras gefĂŒlltes Spielzeugauto bei Ebay versteigert hat) und dem unter unzĂ€hligen Aliasse operierenden Experimentalmusiker spannt sich die Kunstfigur Dean Blunt auf, die durch ihr Gesamtwerk eine Faszination sondergleichen ausĂŒbt.
Der Sinn fĂŒr die GröĂe der musikalischen Momente auf Roaches 2012-2019 stellt sich erst nach mehrmaligem Hören ein und kann durch die detailreichen und fordernden Exzentriken in den ersten Momenten vernebelt werden.
Anspieltips: âTRIDENTâ & âNITRO GIRLSâ
Sorry â 925
Seit die ersten Promo-CDs der londoner Band Sorry schon 2018 unseren Briefkasten verstopften, habe ich ungeduldig auf das Debut der pubertierenden Indie-Rock-Retter gewartet. Hohe Erwartungen sind zwar stets eine ungesunde Angelegenheit, betrĂŒgen in diesem Fall jedoch nicht den Hörgenuss. Und zwar weil 925 eine 1A Scheibe geworden ist: Ăber 13 Songs wechseln sich eingĂ€ngige Indie-Pop-Rock Harmonien mit Post-Punk Exkursen, die sich auch gern ĂŒberraschend ins Ausgefallene öffnen. WĂ€hrend sich die oberflĂ€chlichen Melodien sofort im Kopf festsetzen und fĂŒr Kurzweiligkeit sorgen, zeigt sich die filigrane Textur vieler Songs erst nach mehrmaligem Hören und sorgt fĂŒr Wiederspielwert. KomplexitĂ€t in Einfachheit, zusammen mit Balance von Experimentierfreude und Fokus machen 925 zu einem unverschĂ€mt starken Debut einer der vielversprechendsten Bands der Insel.
Anspieltips: âAs the Sun Setsâ & âPerfectâ
Lianne La Havas â Lianne La Havas
Da sehr wahrscheinlich viele Albenreviews dieses Jahr mit den Worten anfangen: â2020 war ein so wildes Jahr, doch zum GlĂŒck hat (KĂŒnstler·in einfĂŒgen) mit (Albumtitel einfĂŒgen) uns einen Moment zum Durchatmen und GenieĂen beschertâ, werde ich darauf verzichten. Trotzdem passt auch diese Binsenweisheit bei Lianne La Havas selbstbetiteltem Neo-Soul-Album, wie das StĂ€bchen in den Rachen (im guten Sinne). So hat die Singer-Songwriterin aus London auch mir diesen Sommer Momente zum Dahinschmelzen beschert. Gemeinsam mit ihrem beschwingten Fingerpicking, dynamischen Songstrukturen und schwirrenden Backgroundvocals klingt der Sound ihrer dritten Platte ziemlich live, analog und persönlich. Gerade persönliche Themen hat die 31-jĂ€hrige Halb-Jamaikanerin im GepĂ€ck und singt ĂŒber das Aufflammen und Absterben einer Beziehung. Besonders ihre charakteristische Stimme macht dieses Album fĂŒr mich zu einem Hinhörer. Mal schwebt sie zauberhaft durch den Raum, doch nur um sich in anderen Momenten schmetternd entgegenzuwerfen. Zwar könnte ich mit unzĂ€hligen Adjektiven von anmutig bis zĂ€rtlich ihr Gesangstalent beschreiben, doch soll es hier genĂŒgen, das Wort Vibrato zu erwĂ€hnen. Diese Gesangsart beschreibt eine sich stetig verĂ€ndernde Schwingung zwischen zwei Tönen, die quasi gleichzeitig stattfindet. Lianne beherrscht dies in höchster Vollendung, befiehlt sie doch somit dem Zuhörer bei fast jeder gesungenen Zeile die Augen zu schlieĂen und jeden Ton wie einen warmen Sonnenstrahl in sich aufzusaugen. Und genau diesen musikalischen Sonnenstrahl stellt fĂŒr mich das Album im Corona-Jahr 2020 dar: Eine schmerzlindernde und beruhigende Melodie inmitten eines stĂŒrmischen Meeres voller bedrĂŒckender Nachrichten.
Anspieltips: âBittersweetâ & âSour Flowerâ
Tom Misch & Yussef Dayes â What Kinda Music
Tom Misch, dieser Schlawiner. Hat es der GitarrenflĂŒsterer doch schon wieder nach 2018 in die Top 3 meiner Jahresalben geschafft. Da ich What Kinda Music auch schon zur Platte des Halbjahres 2020 gekĂŒrt habe, drĂŒcke ich nun ohne groĂe persönliche AnsprĂŒche copy and paste. Bitteschön! Man nehme einen Schlagzeuger, der zwei Kochlöffel gleichzeitig benutzen kann, einen Gitarristen mit butterweicher Stimme, eine Prise sĂŒĂen Bass und voila! Fertig ist eine Platte voller Gaumen⊠Àh Ohrenschmaus. Der blonde Schmuse-Groove-Prinz aus England, Tom Misch, serviert uns hier gemeinsam mit dem Schlagzeug-Virtuosen Yussef Dayes eine dicke Scheibe Groove. Jazzig, flirrend, atmosphĂ€risch und dynamisch kommt das gemeinsame Studio-Album What Kinda Music der beiden Londoner daher. Eine perfekte Kombo, beherrscht doch der eine sein Instrument besser als der andere. Tom Mischs Album Geography landete schon 2018 in meinen Jahrescharts und auch Yussef Dayes brachte im selben Jahr mit seinem zehnminĂŒtigen Rhythmus-Ritt von âLove is the Messageâ (absolute Song-Empfehlung!) meine Lautsprecher zum Qualmen. Dementsprechend groĂ waren die Erwartungen an diese Zusammenarbeit der zwei kreativen Beat-Konstrukteure. Es ist eine LP auf der Drums und Gitarren-Melodien ineinander verschmelzen, beide miteinanderspielen, sich mal jagen und dann wieder friedlich zusammen auf dem Sofa kuscheln. Insgesamt war das Album fĂŒr mich eine schöne Begleitung in der eintönigen Corona-Zeit, in der auch Tom Misch aus seinem Schlafzimmer mal zwischendurch âhelloâ sagte (die grandiosen âQuarantine Sessionsâ auf Toms YouTube-Kanal sind eine kleine Bonus-Empfehlung).
Anspieltips: âLift Offâ & âNightriderâ
Verschiedene Interpreten â Blue Note Re:imagined
London Calling! Auch mein drittes Album kommt aus der Hauptstadt Englands und macht so langsam deutlich was alle ahnten: Die aufstrebende und innovative UK Jazz Szene hatâs mir angetan. Da kommt diese Platte gerade wie gerufen und lĂ€sst mir beim Anblick der KĂŒnstlerliste das Wasser im Mund zusammenlaufen. Auf Blue Note Re:imagined versammeln sich insgesamt 16 junge britische Musikerinnen und Musiker, um bekannte Klassiker des Blue Note Katalogs ganz neu zu interpretieren. Gerne wĂŒrde ich schreiben, dass mir Blue Note Records schon vor diesem Jahr ein Begriff war, aber das ist leider nicht der Fall. GegrĂŒndet wurde das Plattenlabel Ende der 30er Jahre und veröffentlichte eine Vielzahl von einflussreichen und stilprĂ€genden Jazzalben. Auch wenn meine erste selbstgekaufte CD ein Sammelalbum des Modern Jazz Quartets war, sind es unteranderem die hier auftretenden KĂŒnstler·innen gewesen, die meine Liebe zu Jazz und Soul in den letzten Jahren wieder neu geweckt haben. Da wĂ€re zum Beispiel Jorja Smith, Brit Award Gewinnerin 2019, welche nach ihrem DebĂŒtalbum Lost & Found hier den Titel âRose Rougeâ des Franzosen St. Germain in einer Art und Weise reinterpretiert, bei der einem ganz warm ums Herz wird. Mit dabei ist auch die fĂŒnfköpfige Jazzfusionband Ezra Collective, der Klaviervirtuose Alfa Mist oder dessen Kumpel und SoulsĂ€nger Jordan Rakei, welche beide sehr gut mit Tom Misch befreundet sind und einen gemeinsamen Podcast produzieren. Man sieht also: Auf der Insel ist die Jazzszene gut vernetzt und exportiert somit seit Jahren frische Talente und groovig-inspirierende Klangerlebnisse. Mit Blue Note Re:imagined servieren uns die EnglĂ€nder diesmal eine groĂe TĂŒte Fishân Chips: Prall gefĂŒllt mit fetten Beats und knusprig panierten Happen. Da kriegt man gleich Appetit auf das, was in den nĂ€chsten Jahren so kommen mag!
Anspieltips: âEtcetera (Visualiser) & Afronaut Zu â Steam Downâ & âJorja Smith â Rose Rougeâ
The Palms â Charlie
Ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen Blues, ein bisschen Rock, ein bisschen R&B. Welches Genre fehlt da nun noch? Ja, in allâ diesen Bereichen finden sich The Palms wieder, bestehend aus Johnny Zambetti und Ben Rothbard. Alles begann, als die beiden den Drang verspĂŒrten, die Grenzen der Musik auĂerhalb ihrer ursprĂŒnglichen Band Terraplane Sun auszutesten und auszuweiten. Wie der Bandname erahnen lĂ€sst, kommen beide KĂŒnstler aus Los Angeles und produzieren hier selbststĂ€ndig ihre Musik. Charlie ist nun bereits das zweite veröffentlichte Album der Band. Mit unverwechselbaren Sounds, vertrĂ€umten Synthesizer KlĂ€ngen und den vielfĂ€ltigsten Vocals setzt das Duo ihr neu entfachtes Feuer um und strahlt frische Energie aus. The Palms sind auf der Suche nach Freiheit und dem Sinn im Leben. Die Songs sind sehr facettenreich, mal happy und energetisch, mal langsam, bedĂ€chtig und nur begleitet von der Gitarre. Sie vermitteln nicht immer eine Botschaft und lassen somit viel Raum zur Interpretation.
Lasst uns ganz im Sinne von diesem Textauszug aus dem Track âJelloâ ins neue Jahr rutschen:
âSo mellow, like Jell-O
Just take it slow, like a holiday
Weâll be just like kids sippinâ lemonade
So yellow, like Jell-Oâ
Anspieltips: âNostalgia Cityâ & âJelloâ
Sam Smith â Love Goes
Bereits bei der Veröffentlichung von âHow do you sleep?â in 2019 war klar â da kommt etwas ganz neues! Endlich, im Oktober erschien Smith Smithâs neues Album Love Goes, eines der empowerndsten Alben des Jahres 2020. Smith bezeichnet es als âfirst proper heartbreak albumâ, denn im Gegensatz zu seinen Ă€lteren Alben dreht es sich nicht nur um erdrĂŒckenden Schmerz, nein, er macht aus Zitronen Limonade! Das somit dritte Album des 28-jĂ€hrigen Londoners sprĂŒht förmlich vor Energie und PositivitĂ€t. Vor allem aber ist es vielseitig und facettenreich. Emotionale Balladen laden ein in eine ruhige, friedliche Klanglandschaft, stimmen nachdenklich und melancholisch. Und nur ein paar Minuten spĂ€ter wird die Stimmung wieder belebt und angeheizt durch spritzige funky Disco-KlĂ€nge, die zum ausgelassenen Tanzen einladen â natĂŒrlich ganz regelkonform in den eigenen 4 WĂ€nden. Sam Smith begeistert mit ganzen 17 Tracks aus dem RânâB-Soul-Pop und holt sich hier UnterstĂŒtzung von bekannten KĂŒnstler·innen, wie beispielsweise Demi Lovato, Calvin Harris oder Normani.
Nun, ich glaube, dass dieses Album mir so einige Momente im grauen Corona-Alltag versĂŒĂt hat. Hört doch mal hinein!
Anspieltips: âHow Do You Sleep?â & âYoungâ
Gus Dapperton â Orca
Meine absolute Lieblingsentdeckung in 2020. Orca von Gus Dapperton wurde im September veröffentlicht und ist geprĂ€gt durch Indie und Dream-Pop Töne. Dappertonâs zweites Album trĂ€gt einen besonderen Titel, denn er kĂŒndigt bereits an, mit welchen Themen er sich hier auseinandersetzt. Der SĂ€nger verweist auf die Gefangenschaft vieler Orca-Wale. Deren grausame Freiheitsberaubung vergleicht er mit dem Menschenleben selbst, denn auch der Mensch kann sinnbildlich in einem KĂ€fig eingesperrt und seiner Freiheit beraubt sein. Nur ist dies nicht immer auf den ersten Blick sichtbar. Somit lĂ€dt der SĂ€nger ein in seine GefĂŒhlswelt; in eine GefĂŒhlswelt, die seine Songs melancholisch, dĂŒster, aber auch jugendlich-vertrĂ€umt fĂ€rbt. Knallig bunt gefĂ€rbt sind auch Dappertonâs Haare und Outfits, welche die Zuhörer zusammen mit den KlĂ€ngen des KĂŒnstlers in einen bekannten amerikanischen High School Film in den 90er Jahren zurĂŒck entfĂŒhren. Gitarren, Chöre, Klavier und seine kratzige, aber hohe Stimme â 10 spannende Tracks von Gus Dapperton, die man definitiv nicht verpassen sollte.
Anspieltips: âPalmsâ & âGrimâ
Sufjan Stevens â The Ascension
Getreu seinem inzwischen etablierten 5-Jahres-Rhythmus regulĂ€rer Veröffentlichungen tritt Sufjan Stevens mit seinem neuesten Streich The Ascension im GepĂ€ck pĂŒnktlich wieder ins Scheinwerferlicht des groĂen, bunten Popzirkus. âMake Me An Offer I Can Not Refuseâ heiĂt gleich der Opener von Stevensâ Neuling und in der Tat: So sehr man sich auch wehren mag, man wird sich seinen aufregenden und fein ausstaffierten Elektropopkleinoden nicht entziehen können. Der Nachfolger vom asketischen Carrie & Lowell setzt dessen IntimitĂ€t zwar eine kĂŒhle Programmiertheit entgegen, schafft es aber wie zuletzt in dieser GröĂenordnung wohl nur Radioheads Kid A und anders als der stilistisch Ă€hnlich gelagerte VorvorgĂ€nger The Age of Adz, seine pluckernde Kalkuliertheit emotional im richtigen MaĂe aufzuladen, denn die Schaltkreise von The Ascension werden von zuckersĂŒĂen Melodien und der zĂ€rtlich-salbenden Stimme des Sufjan S. durchblutet. Einziges Manko: Bei 80 Minuten Spieldauer bleibt die ein oder andere LĂ€nge leider nicht aus. Wer mag darf âSugarâ also gern skippen und sich freuen, dass das Popjahr 2020 mit herausragenden Songs wie dem Doppelgespann âDeath Starâ/âGoodbye To All Thatâ, der Tears-for-Fears-Verbeugung âLamentationsâ, âLandslideâ oder dem abschlieĂenden 12-MinĂŒter âAmericaâ beschenkt wurde.
Anspieltips: âDeath Starâ & âAmericaâ
Ana Roxanne â Because Of A Flower
âChangeable, accepting, merging, water moves fluidly from one form to another, easily transitioning from cloud to raindrop to seaâ, heiĂt es in âVenusâ, dem zentralen StĂŒck von Ana Roxannes Zweitling. MĂŒsste man ein Element wĂ€hlen, das jenes Because of a Flower am besten beschreibt, wĂ€re es wohl Wasser. Das betrifft nicht nur die flieĂenden, plĂ€tschernden und tröpfelnden Eigenschaften der Musik, sondern auch Ana Roxanne selbst, deren Lyrics unschwer als klare Absage an binĂ€re Geschlechterzuschreibungen (Roxanne ist selbst intersexuell) und kategoriale EinpassungszwĂ€nge zu deuten sind. Dieses Prinzip der Grenzenlosigkeit trĂ€gt trotz unterschiedlicher Stimmungslagen auch die restlichen Tracks und verleiht Because of a Flower seine Form: âA Study in Vastnessâ macht so seinem Namen alle Ehre, âââ ist ein Hauch von Song und perlt new-ageig in Richtung Unendlichkeit, in âCamilleâ schweben Roxannes fragile Vocals daher und treiben auf Synthiewölkchen davon und âTake the Thorn, Leave the Roseâ simuliert mit seinen reduzierten, Post Rock andeutenden Gitarrenakkorden ein GefĂŒhl von Weite und Ewigkeit, das eine·n schlieĂlich aus diesem wunderbaren Album entlĂ€sst.
Anspieltips: âCamilleâ & âVenusâ
Better Person â Something To Lose
Mit ordentlich Schmalz kommen sie daher, die 9 neuen Songs von Adam Byczkowski alias Better Person und begrĂŒnden dabei wohl das Herzschmerzpop-Album des Jahres. SoundĂ€sthetisch und stimmungstechnisch irgendwo im Spannungsfeld von David Lynch, George Michael und Talk Talk angesiedelt, liefert Liebe, das ewige Theodizee-Thema des Pop, den thematischen Ăberbau von »Something To Lose«. Die sehnsuchtsvolle Geste des Albumcovers transportiert sich so folgerichtig auch in die Musik hinein: Praktisch jeder Song zeigt sich im Modus des Lamento und ist tongewordene RĂŒhrung, als wolle Byczkowski das Distanzierungsdiktat des pandemischen Jetzt durch die PrĂ€senz und Unmittelbarkeit der direkteinschieĂenden GefĂŒhlsspitzen seines hochlodernden, dauerwunden Herzens aufheben. Trotzdem wird die fluffige Soft-Rockigkeit in Better Persons DebĂŒt immer mal durchbrochen, etwa durch den Saxophon-Furor in âHearts On Fireâ, dem womöglich gröĂten Hit dieses Albums, das eigentlich ausschlieĂlich aus Hits besteht und seine Botschaft so universell in die Welt rausschickt, dass nicht einmal die potentielle Schranke der polnischen Heimatsprache, in der Byczkowski seine KammerstĂŒckchen dann und wann vortrĂ€gt, zum Hindernis auf dem Weg in die Herzen der Hörerschaft wird.
Anspieltips: âHearts On Fireâ & âBring Me To Tearsâ
Tame Impala â The Slow Rush
Dass Tame Impala schon lĂ€ngst die Spitze des weltweiten Pops erklommen hat, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Nach vier Jahren Abstinenz folgt mit The Slow Rush das vierte Studioalbum des australischen Multiinstrumentalisten Kevin Parker. WĂ€hrend das DebĂŒtalbum Inner Speaker und das darauffolgende Lonerism an psychedelischen RockeinschlĂ€gen kaum zu ĂŒbertreffen waren, trumpfte Currents mit ĂŒberschwĂ€nglichen Bass- und SynthesizerklĂ€ngen. Das neue Album schafft den Spagat zwischen beiden Richtungen und wirkt dadurch vielschichtiger und abwechslungsreicher. Doch beinahe hĂ€tte The Slow Rush ganz anders geklungen, wĂ€re nicht das Haus Parkers durch einen Waldbrand im sonnigen Malibu zerstört wurden. GlĂŒck im UnglĂŒck, denn mit einer LauflĂ€nge von knapp einer Stunde entpuppen sich die zwölf Songs als eine Fahrt, rĂŒckwĂ€rts durch die Zeit. Es geht um Nostalgie, Vergebung und Reflektion des bisherigen Lebens.
In diesem Kontext steht auch der Track âPosthumous Forgivenessâ. In der ersten HĂ€lfte werden aggressiv-rhythmische SynthesizerbĂ€sse aufgefahren, welche sich im zweiten Teil des Liedes zu einer harmonischen Vergebung an seinen verstorbenen Vater entwickeln. Das schwierige VerhĂ€ltnis der Beiden reflektiert Parker in diesem Track.
Mit âIt Might Be Timeâ wird ein wahnsinniges Schlagzeugfeuerwerk abgeliefert, die die im Text beschriebene Angst vor der inneren Paranoia perfekt untermalt. Ebenso gewaltig wirkt âOne More Hourâ, der schon fast wie eine kleine psychedelische Rockoper daherkommt und damit den krönenden Abschluss des Albums bildet. Jeder Song fĂŒhlt sich vielfĂ€ltig an und selbst nach dem zehntausendsten Mal hören, entdeckt man immer wieder neue Details, die einen vorher noch nicht aufgefallen sind. Tame Impala ist fĂŒr mich schon lange im Musikolymp angekommen. Jedoch werden jetzt sicher wieder einige Jahre ins Land gehen, bevor Kevin Parker uns mit neuen Kreationen ĂŒberrascht.
Anspieltips: âPosthumous Forgivenessâ & âBreathe Deeperâ
Parcels â Live Vol. 1
Geschlossene TanzflĂ€chen, leere Bars und stumme WĂ€nde zieren die Klubkultur dieser Tage. Was waren das fĂŒr NĂ€chte im Ostpol oder der Groovestation, in denen unentwegt das Tanzbein geschwungen wurde und die stickige Luft einem den SchweiĂ auf die Stirn treibt. Doch ein Lichtblick am Horizont holte das schimmernde Diskolicht in meine eigenen WĂ€nde zurĂŒck. Es handelt sich um (keine geringere) Band als Parcels. Die vier Wahlberliner aus Australien, namentlich Patrick Hetherington, Louie Swain, Noah Hill, Anatole Serret und Jules Crommelin, haben mit ihrem zweiten Album Live Vol. 1 den schillernden Discostern erneut zum Leuchten gebracht. Allerdings wird man auf der Platte vergeblich nach neuen Liedern suchen denn wie schon der Titel verrĂ€t handelt es sich hierbei um ein Live-Studio-Album, das in den Hansa Studios in Berlin aufgenommen wurde. Ganz richtig: das Studio, in dem unteranderem Iggy Pop, Depeche Mode und Nick Cave & The Bad Seeds weltweite Erfolgsalben produzierten. Nichtsdestotrotz erweitern und interpretieren Parcels ihre bisherigen Songs neu und warten in gewohnter Funk, Soul, Elektropop-Manier auf, der wie ein Mix aus Chic, Daft Punk und Jungle klingt. Nicht nur auditiv bieten Parcels mit den Titeln âRedlineâ, âIknowhowIfellâ und âEludeâ ihre eigene kleine Groove-Symphonie, sondern auch in visueller Form. Begleitet wurde die ganze Session von der Regisseurin Carmen Crommelin, die ihre EindrĂŒcke wie folgt beschreibt:
âThe magic of Parcels needs no added narrative if youâre lucky enough to witness them in creation. I wanted the camera to be both passive and intimate, so you could politely observe from a distance and walk through the room like a friend.â
Parcels waren und sind fĂŒr mich Liebe auf den ersten Blick und verzaubern mich jedes Mal aufs Neue mit ihren funkigen Gitarren, SynthesizerklĂ€ngen, polyphonen Gesangseinlagen, die gepaart mit ihrem 70er Jahre Erscheinungsbild die perfekte Kombination bilden.
Anspieltips: âLightenupâ & âIknowhowtofeelâ
Human Barbie â Get A Life
Der in Los Angeles, Kalifornien lebende Musiker Christopher Leopold, besser bekannt unter dem Namen seines Projektes Human Barbie, hÀtte beinahe das Musikmachen an den Nagel gehÀngt. Nachdem er sich von seiner damaligen Band The Fuzzy Crystals getrennt hatte, stand er an einem Scheideweg:
âI felt like I either needed to make something of my own or just stop and forget about recording music and being in bands.â
Zum GlĂŒck entschied sich Leopold fĂŒr zweiteres und prĂ€sentierte dieses Jahr sein DebĂŒtalbum mit dem Titel Get a Life. Der Eröffnungssong entfĂŒhrt uns mit sanften CembaloklĂ€ngen in die Welt von Human Barbie, die zwischen 60er Jahre Psychedelic-Rock, Baroque Pop und Bedroom Pop schwingt. Das knapp dreiĂigminĂŒtige Album wurde komplett auf analogem Tape aufgenommen und klingt somit nicht nur authentisch, sondern ist es auch. Der titelgebende Track Get a Life beschreibt, im Korsett melancholischer CountrygitarrenklĂ€ngen, einen ordinĂ€ren Lebensweg, ohne jemals den Mut gehabt zu haben etwas zu riskieren.
âSuck it up and get a job,
cause thatâs what everybody does.
Nevermind the pain,
youâll never come this way again.â
Human Barbies Texte sind oft durchzogen von einer seltsamen Traurigkeit, die jedoch im gleichen Moment von eskapistische Hoffnung geprĂ€gt sind. Der letzte Song âBe Careful What You Wish Forâ könnte dieses GefĂŒhl nicht besser ausdrĂŒcken und bildet fĂŒr mich den Abschluss eines Album, welches meine GefĂŒhlswelt im Jahr 2020 perfekt widerspiegelt.
Anspieltips: âGet A Lifeâ & âBe Careful What You Wish Forâ
The Microphones â Microphones in 2020
2020 war nicht nur schlecht. Januar und Februar zum Beispiel. Was danach als ein Jahrhundertereignis ĂŒber uns hereinbrach, haben so sicherlich die wenigsten erwartet. Denn als Phil Elverum im Juni ein neues Album unter seinem eingestaubten, jugendlichen Alias namens Microphones ankĂŒndigte, war die VerblĂŒffung mehr als groĂ. Nicht nur liegt Mount Eerie, das letzte Album unter diesem Alias, 17 Jahre zurĂŒck, auch darf die Frage erlaubt sein, warum die Wiederbelebung eines Namens, der fĂŒr Elverums frĂŒhe Schaffensphase stand, denn ausgerechnet jetzt stattfand. Corona wĂ€re eine allzu leichte Verlegenheitsantwort. Die Albengenese begann eigentlich schon im Mai 2019, âIn another time and another worldâ, gefolgt von einem Konzert unter dem Microphones Namen. Gleichwohl gesteht er ein: âmaybe itâs well suited to a more slow and contemplative time.â
Warum? Der 42-JĂ€hrige Phil Elverum hat mit diesem Album versucht, seiner eigenen musikalischen Biographie auf die Schliche zu kommen, einen Zusammenhang zwischen seinem 17-, 20- oder 23-jĂ€hrigen und seinem âerwachsenenâ Ich herzustellen. Entscheidende wegweisende Meilensteine, die irgendwo auf seinem Werdegang einmal Bedeutung hatten, ausfindig zu machen. So singt er etwa von dem einschneidenden Erlebnis eines Martial-Arts-Films in einem Openairkino, von einem Stereolab-Konzert, wo 15 Minuten lang ein einziger Akkord gespielt wurde. Aber natĂŒrlich geht es Elverum um mehr, als nur Fanboys und -girls geheime Details aus der Microphones-Zeit mitzuteilen, es geht um âsomething deeper [âŠ] that unterlies the exterior circumstancesâ. Ein Versuch des transdenzentalen Herausbrechens aus der AlltĂ€glichkeit.
Im Eingangssatz wie auch danach immer wiederkehrend beschwört Elverum âthe true state of all thingsâ herauf. Zumindest versucht er das. Der Versuch der ErzĂ€hlung seiner musikalischen Lebensgeschichte und damit dem Versuch einer sinnstiftenden ErzĂ€hlung stöĂt angesichts der conditio humana an seine Grenzen. Der Wind, das Wasser, das Feuer, alles geht weiter seine Bahnen, gleichgĂŒltig, aber mit einem Schmunzeln angesichts unserer Versuche, mehr als die bloĂen PhĂ€nomene zu spĂŒren. âThe true state of all things is a waterfall with no bottom crashing endâ. Wie besessen von der Idee der Ewigkeit, versuchte Elverum (u.a. angestoĂen durch das Stereolab-Konzert) diese in seine Musik zu bringen. Doch bereits kurz nach der Veröffentlichung seines Meilensteins The Glow Pt.2 war er beim dĂ€chlichen Anblick des Mondes fasziniert und beĂ€ngstigt zugleich: âBeneath a real infinity I felt my size [âŠ] seeing just for a secound the bottomless distance pressed against my faceâ.
Dass der Versuch, der schieren AbsurditĂ€t unserer kleinen, allzu unbedeutenden Existenz dennoch Herr zu werden wohl niemals endet, spiegelt sich am deutlichsten in der musikalischen Komposition selbst wieder: ein einziger 45-minĂŒtiger Song, als GrundgerĂŒst eine Akustikgitarre, die immer wieder die 2 gleichen Akkorde spielt: âI will never stop singing this song. It goes on foreverâ. Die harmonische Gitarre wird dabei recht im Stile seiner frĂŒheren Jahre immer wieder von vezerrenden Basslines, mĂ€chtigen Drone-WĂ€nden und geschliffenden Drums ĂŒberlagert. AuffĂ€llig ist, dass deren Einsetzen immer in Zusammenhang zum Textlichen zu stehen scheint.
Ihm ging es in diesem Album auch um eine Demystifizierung, eine Desillusionierung, um zu den âwahren Dingenâ zurĂŒckzukehren, fernab von Namen, Symbolen und dergleichen. Gerade fĂŒr junge Leute dĂŒrfte es eine vielleicht zunĂ€chst schwierige, aber spĂ€ter befreiende und entlastende Botschaft sein, dass das Leben weniger eine Entwicklung mit Prolog-Hauptteil-Epilog ist, sondern sich die Dinge nur in der Zeitlichkeit unterscheiden, dass ich morgen noch der selbe wie heute sein werde. Dass uns die groĂen Fragen in einer entzauberten Welt auch nach Jahren nicht in Frieden lassen.
Anspieltipp: âMicrophones in 2020â
Do Nothing â Zero Dollar Bill
Zyniker wĂŒrden sagen, die britische Band Do Nothing wĂ€re ohne die Vorkommnisse von 2020 in der Bedeutungslosigkeit geblieben. Vorher hĂ€tte wohl niemand erwartet, dass Nichtstun derart sexy und geradezu zum Imperativ unserer sonst auf Steigerung und Beschleunigung gerichteten Welt werden könnte. Seis drum, ich kann mit Stolz behaupten, die Band noch in ihren Kinderschuhen auf dem Reeperbahnfestival erstmalig gehört zu haben, wo sie sich auch nicht zu wichtig nahmen, offen zugeben zu können, dass es âso closeâ war, dass sie beinahe gar nicht dort gelandet wurden.
Schon dort war die BĂŒhnenprĂ€senz stark von SĂ€nger Chis Bailey geprĂ€gt, der in Sachen Outfit und Posing Alex Turner durchaus Konkurrenz macht. Aber wenn das nicht schon genug wĂ€re, brilliert er mit einer ungewohnten Stimmgewalt, die ĂŒber weite Teile mehr Spoken-Word als Gesang ist, aber von einer teils mafiösen Aussprache geprĂ€gt ist und dabei regelmĂ€Ăig in unerwartete AusbrĂŒche abdriftet. Inhaltlich wirkt alles mehr nach stream of consciousness und so manch eine Zeile wirkt bei nĂ€herem Hinschauen noch viel zusammenhangsloser als bei bloĂem Hören.
In Sachen Instrumentarium ist die vier-köpfige Band recht klassisch aufgestellt: 1x Schlagzeug, 1x Bass, 1x Gitarre. Die Songs sind (nicht nur auf der EP) sehr gekonnt aufgebaut, als wĂ€re Songwriting fĂŒr eine Newcomerband eine selbstverstĂ€ndliche Sache. Zwar halten sich die Strukturen in LĂ€nge (selten mehr als 4 Minuten) und Aufbau (Verse-Verse-Pre-Chorus-Chorus-usw.) vielfach an Konventionen, aber der tanzbare Post-Something wird so manch einen Rock-Veteranen wieder ins Boot holen. Verwunderlich ist es nicht, dass bislang eigentlich jede Person, der ich die Band gezeigt hab, jubilierend âDo Nothingâ geschrien hat, wĂ€hrend die Bundesregierung applaudiert.
Anspieltips: âLeBron Jamesâ & âNew Lifeâ
Sprain â As Lost Through Collision
Auf ihrer zwei Jahre zuvor erschienenen selbstbetitelten EP war das kalifornische Quartett Sprain noch sehr den fĂŒrs Slowcore-Genre stilprĂ€genden, verschlafenen und gemĂ€chlich vor sich hin stampfenden Melodien verpflichtet, auch trotz teils widersprĂŒchlicher Songtitel (âTrue Norwegian Black Metalâ). Zwar gab es etwa in âDeliver usâ an Codeine erinnernden kontrastierenden GitarrenlĂ€rm, doch in ihrem im September erschienenen DebĂŒt-Album As Lost Through Collision hat die Band, die zwischenzeitlich beim eher fĂŒr abgrĂŒndigere Musik stehenden Label The Flenser unter Vertrag steht, einen recht gewaltigen Quantensprung hingelegt, auch in puncto LautstĂ€rke. Nicht verwunderlich, dass sie vorwiegend mit Post-Hardcore Bands der 90er Jahre, wie Slint, Unwound oder Jawbreaker in Verbindung gebracht werden. Alles eine Frage des Platzes, wie die Band im Hinblick auf ihre gewachsenen RĂ€umlichkeiten preisgab. Wie bei einem Buch der erste und der letzte Satz von nicht geringer Bedeutung sind, kann man dies mit Fug und Recht auch fĂŒr die ersten und letzten Sekunden eines Album behaupten. Denn schon hier wird der Kontrast zur VorgĂ€nger-EP offenbar: Gitarren und Schlagzeug, die sich in Unwoundâscher Manier diskontinuierlich abwechseln, vorpreschen, um dann doch in letzter Sekunde in sanftere Gefilde zu flĂŒchten. In âMy Way Outâ geht es slower als slow zu, SĂ€nger Alex Kint sĂ€uselt unverstĂ€ndlich, geradezu weinerlich, von subtilstem Instrumentarium begleitet bis es nach einigen Momenten aus âheiteremâ Himmel wieder ĂŒber einen hereinbricht. So oder so Ă€hnlich geht es vielfach zu: Dissonanzen paaren sich mit schweren Basslines, gehen auseinander, plötzlich schreit jemand und dann wird es unerhört still und kontemplativ. Nur um im nĂ€chsten Moment wieder aus dem Hinterhalt die letzten Trommelfellreste zu beseitigen. Ein wahrhaftes Schmackerl fĂŒr Freundinnen und Freunde des gepflegten Draufhauens.
Anspieltips: âWorship Houseâ & âEverythingâ
Jessie Ware â Whatâs Your Pleasure
Irgendwann habe ich den Ăberblick ĂŒber Jessie Wares neue Produktionen verloren. Sie waren sehr statisch, langweilig, ich konnte ein Album nicht vom anderen unterscheiden. Es gab nichts Aufregendes an ihrer Musik, bis sie ihr neuestes Album Whatâs Your Pleasure vorstellte, das das komplette Gegenteil zu ihren vergangenen Produktionen ist. Die Songs sind aufregend, sie sind glamourös, sie sind verfĂŒhrerisch. Das ganze Album klingt wie aus einem Saturday Night Fever Soundtrack â es strahlt das GefĂŒhl einer funkelnden Discokugel in einem nebligen Club aus, eine Art Luxus, der jeden Song zu etwas ganz Besonderem macht.
Jessie Ware hat auf Whatâs Your Pleasure einen Schritt aus ihrer Komfortzone gemacht, das ist das Statement des Albums. Wenn ich es mir anhöre, erinnert es mich an ihre ersten Features mit KĂŒnstlern aus der elektronischen Musikszene wie Disclosure, SBTRKT oder Sampha, wo sie die gleiche (hohe) Menge an guter Energie und Flow hatte. Ich kann nicht aufhören, zu diesem Album zu tanzen. Itâs my pleasure.
Anspieltips: âStep Into My Lifeâ & âRemember Where You Areâ
Gorillaz â Song Machine, Season One: Strange Timez
Ich war wirklich traurig ĂŒber die Tatsache, dass die meisten Musikfestivals in diesem Jahr abgesagt wurden, aber wer braucht das schon, wenn man sich einfach das neueste Album der Gorillaz anhören kann. Die Anzahl und QualitĂ€t der GĂ€ste auf diesem Album könnte so manches Festival erfĂŒllen.
KohĂ€renz war noch nie wirklich ein Markenzeichen der Gorillaz-Ăsthetik. Selbst der Kopf der Band, Damon Albarn, kann die Musik der Gorillaz nicht definieren. Aber das ist nun mal auch das Besondere an den Gorillaz. Albarn lĂ€sst sich immer wieder neue kreative Ideen einfallen, wie er das Potenzial seiner GĂ€ste nutzen kann. Mehrere Momente bieten interessante, generationenĂŒbergreifende Riffs auf die Musikgeschichte. Auf âMomentary Blissâ zollt der Rapper Slowthai den Specials Tribut, âOpiumâ ist ein Symbol des Acid-House der Achtziger und âAriesâ ist eine perfekte New-Order-Hommage, bei der Peter Hook von New Order am Bass zu hören ist. Und das ist noch nicht alles! Die erste Episode der Staffel eröffnet mit âStrange Timezâ mit Robert Smith, in der er sich wundert, dass sich die Welt immer noch dreht, Schoolboy Q vergleicht auf âPac-Manâ das Leben mit dem Spiel (âIâm a mad Pac-Man/ Livinâ in a leveled worldâ) und dann gibt es auch noch einen berĂŒhrenden und gefĂŒhlvollen Track âDĂ©solĂ©â mit Fatoumata Diawara.
NatĂŒrlich kann man nun entgegnen, dass das ganze Album aufgrund dieser Beschreibung sehr chaotisch klingt, aber das ist das Schöne daran. Es ist eine LP, die aus einem Hit nach dem nĂ€chsten besteht. Es gibt keinen Grund, etwas zu definieren, wenn das musikalische Ergebnis so spaĂig ist.
Anspieltips: âOpiumâ & âDĂ©solĂ©â
Sevdaliza â Shabrang
Die im Iran geborene Sevda Alizadeh ist bekannt fĂŒr ihre dunkle, ernste elektronische Musik mit viel Emotion, GefĂŒhl und Empathie. Nach drei Jahren hat Sevdaliza ein Album veröffentlicht, das ihre sinnlichen Melodien zugunsten eines rohen, bescheidenen Klangs verbannt, der mit dem Schmerz gefĂŒllt ist, den man schon auf dem Cover des Albums erkennen kann.
WĂ€hrend des gesamten Albums bewegt sich Sevdaliza anmutig zwischen verschiedenen Musikstilen: von Art-Pop bis Trip-Hop oder sogar traditionellen persischen EinflĂŒssen, die ihr Erbe feiern. Klassische und orchestrale EinflĂŒsse durchdringen das gesamte Album, wobei das Klavier neben Sevdalizas unverwechselbarer Stimme die Hauptrolle spielt. Wenn ich ihr zuhöre, habe ich das GefĂŒhl, dass kein einziger Ton, der von ihr kommt, durch Zufall entstanden ist. Lyrik, Intonation, LautstĂ€rke â hinter all diesen Dingen verbergen sich tiefe Gedanken, die auf viele verschiedene Arten interpretiert werden können.
In Sevdalizas Augen sind das Gute und das Böse voneinander abhĂ€ngig, sie leben in einer Symbiose zusammen. Hier ist nichts offensichtlich â Unschuld verwandelt sich unmerklich in Schuld. Auf Shabrang versucht Sevdaliza, ihre dunkle Seite zu erforschen und gleichzeitig auch zu entdecken, wozu wir fĂ€hig sind, um der Dunkelheit des Schattens unserer Seele, die uns frĂŒher oder spĂ€ter einholen wird, um jeden Preis zu entkommen.
Anspieltips: âDarkest Hourâ & âShabrangâ
Anton Schroeder | Produktion |